INTRODUCCIÓN
El teatro es un género literario creado para ser representado.
Es el arte de componer obras dramáticas. Las artes escénicas
tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la
producción, los vestuarios y los escenarios. Drama tiene origen
griego y significa "hacer", y se asocia a la idea de acción. Se
entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de
unos personajes.
Tiene su origen en las danzas realizadas por el hombre primitivo
alrededor del fuego. Estas escenas tuvieron repercusión en
China, Japón e India. En la coronación de los faraones se hacían
representaciones teatrales simbólicas. En Grecia nació el
edificio público destinado a la representación.
El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones
religiosas, como medio para divulgar ideas políticas, para
difundir propaganda, como entretenimiento y como arte. También
se conoce como teatro el edificio donde se representan las obras
dramáticas.
ELEMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL
Una representación consta de dos elementos esenciales: actores y
público. La representación puede ser mímica o utilizar el
lenguaje. Los personajes no tienen que ser siempre seres
humanos. Los títeres o el guiñol han sido muy apreciados a lo
largo de la historia. Se puede realzar una representación
mediante el vestuario, el maquillaje, los decorados, los
accesorios, la iluminación, la música y los efectos especiales.
Estos elementos se usan para ayudar a crear una ilusión de
lugares, tiempos, personajes diferentes, o para enfatizar una
cualidad especial de la representación y diferenciarla de la
experiencia cotidiana.
NACIMIENTO DEL TEATRO
El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI Antes
de Cristo. Los atenienses celebraban los ritos en honor a
Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas
ceremonias rituales acaban evolucionando hacia el teatro,
constituyendo uno de los principales logros culturales de los
griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un
teatro.
El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía
en tres partes la orquesta, el lugar para los espectadores y la
escena. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas: un
espacio circular donde se alzaba la estatua de Dionisio y el
hemiciclo para los espectadores. Se accedía a través de dos
callejones. Las gradas tenían forma de semicírculo.
Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros
griegos pero construyeron gradas en los lugares donde no
existían colinas.
PRIMER PERÍODO: TEATRO GRIEGO Y ROMANO
TEATRO GRIEGO
Las formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama
satírico, la comedia y el mimo. Las dos primeras estaban
consideradas las más civilizadas, mientras que las dos últimas
se asociaban con lo primitivo.
Los actores iban vestidos con la ropa al uso pero portaban
máscaras que permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a
reconocer la característica del personaje.
LA TRAGEDIA
La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y
causar pena, que tiene un desenlace funesto. Destacaron los
escritores ESQUILO, SÓFOCLES y EURÍPIDES.
Aquí se presentan algunas características de la tragedia:
a) Las obras son solemnes, escritas en verso y estructuradas en
escenas-
b) Las historias están basadas en mitos o antiguos relatos.
c) Eran obras de poca acción.
Aristóteles decía que la tragedia debe estar lo más que se pueda
bajo un mismo periodo de sol o excederlo un poco. En poco más de
un siglo los griegos crearon dramas y comedias que aún interesan
y conmueven.
Esquilo ha sido llamado el padre del drama griego porque
contribuyó a que las representaciones teatrales se transformaran
en espectáculos. Sus obras más conocidas son Prometeo encadenado
y Antígona.
Sófocles era instruido, amable y tolerante y gozó de gran
simpatía y popularidad. Sus principales obras Antígona y Edipo
Rey se siguen llevando a escena.
Eurípides tenía fama de huraño. Sus principales obras son
Electra y Orestes, Efigenia en Aulida y Efigenia en Taurida.
Los grandes trágicos griegos establecieron las características
del teatro que se ha convertido en el género literario que todos
conocemos.
LA COMEDIA
La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V Antes de
Cristo. Las comedias más antiguas que se conservan son las de
ARISTÓFANES. Tienen una estructura muy cuidada derivada de los
antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía en una
mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas. Para el
siglo IV Antes de Cristo, la comedia había sustituido a la
tragedia como forma dominante.
Luego apareció un tipo de comedia local, llamada "nueva". En las
obras de MENANDRO, el gran autor de comedias nuevas, la trama
gira alrededor de una complicación o situación que tiene que ver
con amor, dinero, problemas familiares y similares.
TEATRO ROMANO
El teatro romano no se desarrolló hasta el siglo III Antes de
Cristo. Al principio se asociaba con festivales religiosos, pero
la naturaleza espiritual se perdió pronto. Al incrementarse el
número de festivales, el teatro se convirtió en un
entretenimiento. No es de extrañar que la forma más popular
fuera la comedia. El periodo de creación dramática romano empezó
en el siglo II Antes de Cristo, y estuvo dominado por las
comedias de PLAUTO y TERENCIO, que eran adaptaciones de la
comedia nueva griega. Las obras se basaban en una intriga de
carácter local.
Este primer período se denomina clásico, porque comprende el
teatro de las civilizaciones clásicas, Grecia y Roma, y las
obras están escritas en griego o latín.
Alrededor del final del siglo II Después de Cristo, el teatro
literario entra en declive y es sustituido por otros
espectáculos y entretenimientos más populares. La Iglesia
cristiana atacó el teatro romano y contribuyó al declive del
teatro así como a considerar a las personas que participaban en
él como inmorales. Con la caída del Imperio romano en el 476
Después de Cristo, el teatro clásico decayó en Occidente y no
resurgió hasta 500 años más tarde. Sólo los artistas populares,
conocidos como juglares y trovadores, sobrevivieron y
proporcionaron un nexo de continuidad.
TEATRO MEDIEVAL
El teatro español, al igual que el europeo, surge vinculado al
culto religioso. La misa, es en sí misma un drama, una
representación de la muerte y resurrección de Cristo. Serán los
clérigos los que creen los primeros diálogos teatrales: los
tropos, con los que escenificaban algunos episodios relevantes
de la Biblia. Estas representaciones, se fueron haciendo más
largas y espectaculares dando lugar a un tipo de teatro
religioso que fue el teatro medieval por excelencia. Poco a poco
se fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este tipo de
representaciones que, por razones de decoro, terminaron por
abandonar las iglesias y comenzaron a realizarse en lugares
públicos.
TEATRO MEDIEVAL PROFANO
En el siglo XIV, el teatro se emancipó del drama litúrgico para
representarse fuera de las iglesias y evolucionó en ciclos que
podían contar con hasta 40 dramas. Algunos estudiosos creen que
los ciclos surgieron de forma independiente. Eran producidos por
toda una comunidad cada cuatro o cinco años. Las
representaciones podían durar de dos días a un mes.
Como los intérpretes eran aficionados y analfabetos, las obras
se escribían en forma de copla de fácil memorización.
AUTOS
Durante este periodo, surgieron obras folclóricas, farsas y
dramas pastorales y persistían varios tipos de entretenimientos
populares. Todo esto influyó en el desarrollo de los autos
durante el siglo XV. Los autos diferían de los ciclos religiosos
en el hecho de que no se trataba de episodios bíblicos, sino
alegóricos, y estaban representados por profesionales como los
trovadores y juglares.
TEATRO DEL RENACIMIENTO
La Reforma protestante supuso el fin del teatro religioso en el
siglo XVI, y el teatro profano ocupó su lugar. Aunque los autos
y los ciclos parezcan estar muy lejos de los dramas de
Shakespeare y Moliére, los temas de la baja edad media, el giro
hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales y la
reaparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva
forma de hacer teatro. La participación de actores profesionales
en las obras fue sustituyendo a los entusiastas aficionados.
TEATRO NEOCLÁSICO
El teatro del renacimiento tomó una forma nueva con visos de
clasicismo. Esta fórmula es conocida como neoclasicismo.
Las primeras muestras de teatro renacentista en Italia datan del
siglo XV. Las primeras obras son en latín, pero acaban
escribiéndose en lengua vernácula y estaban basadas en modelos
clásicos. Este teatro no fue una evolución de las formas
religiosas. Se trataba de un proceso académico. Eran obras
pensadas para ser leídas, aunque fuera por varios lectores y en
público, y con fines didácticos.
CREACIÓN DE LA ÓPERA
Las elaboradas exhibiciones escénicas y las historias alegóricas
de los intermezzi, y los continuos intentos de recrear la
producción clásica, llevaron a la creación de la ópera a finales
del siglo XVI. Aunque el primer teatro de corte clasicista tenía
un público limitado, la ópera se hizo muy popular. A mediados
del siglo XVII, se estaban construyendo grandes teatros de la
ópera en Italia.
COMMEDIA DELL'ARTE
Mientras la elite se entretenía con el teatro y el espectáculo
de estilo clasicista, el público en general se divertía con la
commedia dell'arte, un teatro popular y vibrante basado en la
improvisación.
DESARROLLO DEL TEATRO FRANCÉS
A finales del siglo XVI era popular en Francia un tipo de
comedia similar a la farsa. Este fenómeno dificultó el
establecimiento del drama renacentista. En aquel tiempo no
existían en París edificios dedicados al teatro, utilizándose
recintos destinados al juego de pelota. La influencia italiana
en Francia llevó a popularizar representaciones que fueron
denominados ballets.
Moliére está considerado como el gran dramaturgo francés. Sus
farsas y comedias de costumbres reciben en su mayoría una
influencia directa de la commedia dell’arte, pero van más allá
de su objetivo específico y pueden considerarse como
observaciones sobre las limitaciones y errores del género
humano. Muchas de sus obras están imbuidas de una cierta
amargura.
Sus principales obras son El tartufo, El avaro, El enfermo
imaginario y Las preciosas ridículas.
Moliére fue también un actor cómico de excepción en su tiempo, y
trabajó con el objetivo de alterar el estilo histriónico y
ampuloso que entonces dominaba la escena francesa.
TEATRO ISABELINO INGLÉS Y DE LA RESTAURACIÓN
El teatro renacentista inglés se desarrolló durante el reinado
de Isabel I a finales del siglo XVI. En aquel tiempo, se
escribían tragedias academicistas de carácter neoclásico que se
representaban en las universidades. La mayoría de los poetas
isabelinos tendían a ignorar el neoclasicismo o, lo usaban de
forma selectiva. A diferencia del teatro continental, el teatro
inglés se basó en formas populares, en el vital teatro medieval,
y en las exigencias del público en general.
Las obras se representaban durante los meses más cálidos en
teatros circulares y al aire libre.
Bajo la influencia del clima de cambio político y económico en
la Inglaterra del momento, así como de la evolución de la
lengua, dramaturgos como Thomas Kyd, Ben Jonson y Christopher
Marlowe dieron lugar al nacimiento de un teatro dinámico, épico
y sin cortapisas que culminó en el variado y complejo trabajo
del más grande genio del teatro inglés, WILLIAM SHAKESPEARE.
Christopher Marlowe se hizo famoso por las obras El judío de
Malta y El doctor Fausto. Ben Johnson destaca por Volpone o el
zorro.
Obras de William Shakespeare como Hamlet, Macbeth, Romeo y
Julieta, Julio César, El rey Lear, Otelo o El sueño de una noche
de verano, se siguen representando con la misma viveza que
cuando fueron escritas.
TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO
El siglo XVII fue el Siglo de Oro del teatro en España. Este
Acota uno de los periodos más fértiles de la dramaturgia
universal, si bien la propia forma de denominar esta época ha
sido conflictiva de unos países a otros.
Se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de
comedias, que eran gestionadas por las hermandades, verdaderos
precedentes del empresario teatral moderno. Van a proliferar los
autores, las obras y las compañías. El teatro deja de ser un
acontecimiento restringido para convertirse en un producto
competitivo, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Un
interesante debate teórico acompaña el nacimiento y desarrollo
de esta forma nueva de entender el teatro. Dos autores de la
época nos sirven para ilustrar el sentido y la evolución de este
debate y del arte teatral: CERVANTES y LOPE DE VEGA, pero
también debemos de citar a CALDERÓN DE LA BARCA Y TIRSO DE
MOLINA.
Lope de Vega dio forma definitiva a la comedia española
convirtiéndola en género nacional. Escribió cerca de 2000 obras
que Menéndez Pelayo clasificó en religiosas, mitológicas,
legendarias, pastoriles, caballerescas, novelescas, de
costumbres y enredos. Sus principales obras son El mejor alcalde
el rey, Peribañez y el Comendador de Ocaña, Fuenteovejuna o
Porfiriar hasta morir.
Miguel de Cervantes legó una obra fecundísima entre las que
podemos destacar La dama boba, El caballero de Olmedo, La niña
de plata y El castigo sin venganza.
Calderón de la Barca llevó a la perfección la técnica de la
escena y se teatro barroco llegó a representarse ante la corte.
Sus obras más conocidas son El alcalde de Zalamea, La vida es
sueño, El mayor monstruo, Los celos, El príncipe constante y El
mágico prodigioso.
Tirso de Molina es el creador del tipo de Don Juan en El
burlador de Sevilla. Otras obras suyas son El vergonzoso en
palacio, Don Gil de las calzas verdes y El condenado por
desconfiado.
TEATRO DEL SIGLO XVIII
El teatro del siglo XVIII era en gran parte de Europa, un teatro
de actores. Estaba dominado por intérpretes para quienes se
escribían obras ajustadas a su estilo Estos actores adaptaban
clásicos para complacer sus gustos y adecuar las obras a sus
características. Las obras de Shakespeare eran alteradas hasta
no poder ser reconocidas no sólo para complacer a los actores
sino, también, para ajustarse a los ideales neoclásicos.
Destacamos a Goethe y Schiller los más importantes
representantes del teatro alemán. Goethe destaca por Las penas
del joven Werhter. Goetz van Berlichingen, Egmont, Wilheim
Meister y Fausto.
Schiller escribió dramas clásicos de la cultura alemana como Los
bandidos, Don Carlos, Guillermo Tell y Wallestein.
TEATRO DEL SIGLO XIX
A lo largo del siglo XVIII ciertas ideas filosóficas fueron
tomando forma y finalmente acabaron fusionándose y cuajando a
principios del siglo XIX, en un movimiento llamado romanticismo.
Uno de los principales renovadores del teatro en este siglo es
el noruego Henrik Ibsen, fundador del teatro de ideas en
oposición al teatro, de acción propiamente dicha. Analiza en sus
obras las relaciones sociales y humanas del siglo XIX.
Destacamos entre sus obras Casa de muñecas, Espectros, Hedda,
Gabler y Peer Gynt.
TEATRO ROMÁNTICO
El romanticismo apareció en Alemania, un país con poca tradición
teatral antes del siglo XVIII. Alrededor de 1820, el
romanticismo dominaba el teatro en la mayor parte de Europa.
El teatro romántico español buscó la inspiración en los temas
medievales y presenta a un héroe individual dominado por las
pasiones. Se recuperan las formas y estructuras del teatro del
Siglo de Oro. La voz engolada y el verso rotundo triunfan en el
teatro romántico español. Su gran figura es José Zorrilla, el
autor de Don Juan Tenorio. El tema del burlador es retomado con
gran libertad por Zorrilla y en su entusiasmo romántico hace que
sea el amor quien redime al seductor. La fuerza y encanto de
este personaje y obra ha conseguido que nunca haya dejado de
representarse en algún teatro español.
MELODRAMA
Las mismas fuerzas que condujeron al romanticismo también, en
combinación con varias formas populares, condujeron al
desarrollo del melodrama, el género dramático más arraigado en
el siglo XIX. El melodrama como literatura es a menudo ignorado
o ridiculizado, cuando menos desdeñado por los críticos, porque
aporta imágenes de villanos que se atusan el bigote o heroínas
sujetas a vías de tren.
TEATRO BURGUÉS
Proponía una recreación de lo local y de la vida en el hogar. El
espectador debía tener la impresión de asistir a un hecho real y
a ello vino a contribuir el escenario de tres paredes con el
objetivo de que el público observe a través de la imaginaria
cuarta pared.
NATURALISMO Y CRÍTICA SOCIAL
A mediados del siglo XIX el interés por el detalle realista, las
motivaciones psicológicas de los personajes, la preocupación por
los problemas sociales, condujo al naturalismo en el teatro.
Acudiendo a la ciencia en busca de inspiración, los naturalistas
sintieron que el objetivo del arte, como el de la ciencia, debía
ser el de mejorar nuestras vidas. Los dramaturgos y actores,
como los científicos, se pusieron a observar y a retratar el
mundo real.
APARICIÓN DEL DIRECTOR
El naturalismo es responsable en gran medida de la aparición de
la figura del director teatral moderno. Aunque todas las
producciones teatrales a lo largo de la historia fueron
organizadas y unificadas por un individuo, la idea de un
director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación,
sugiere decorados y vestuario y da cohesión a la producción, es
algo moderno.
REALISMO PSICOLÓGICO
Las obras demuestran problemas sociales como la enfermedad
genética, la ineficacia del matrimonio como institución
religiosa y social, y los derechos de las mujeres, pero también
son valiosos por sus convincentes estudios de individuos.
TEATRO DEL SIGLO XX
Desde el renacimiento en adelante, el teatro parece haberse
esforzado en pos de un realismo total, o al menos en la ilusión
de la realidad. Una vez alcanzado ese objetivo a finales del
siglo XIX, una reacción antirrealista en diversos niveles
irrumpió en el mundo de la escena.
En el siglo XX el teatro toma un impulso renovador. Las ideas
naturalistas, simbólicas, realistas, impresionistas y
neorrománticas, han sumado su influencia a la del cine.
En los comienzos de siglo destacamos en España a Jacinto
Benavente y Ramón María del Valle Inclán.
La producción de Jacinto Benavente alcanzó las 130 obras.
Destacamos La noche del sábado, gente conocida, Campo de
arnillo, Rosas de otoño, Pepa Doncell. Recibió el premio Nobel
de Literatura en 1922.
Ramón María del Valle Inclán se sitúa en la corriente modernista
e impone lirismo a su prosa. Se caracteriza por la suntuosidad
de su estilo. Sus principales obras son Águila de blasón,
Romance de lobos, Cara de plata, Divinas palabras y Luces de
Bohemia.
Federico García Lorca destaca por el lenguaje lleno de metáforas
y por inusitadas figuras renovadoras. Se nutre de lo más genuino
y popular de la tierra española. Sus obras más destacadas son
Mariana Pineda, Doña Rosita la soltera, La zapatera prodigiosa,
Bodas de sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba.
TEATRO SIMBOLISTA
Los simbolistas hicieron una llamada a la "desteatralizació" del
teatro, que se traducía en desnudar el teatro de todas sus
trabas tecnológicas y escénicas del siglo XIX, sustituyéndolas
por la espiritualidad que debía provenir del texto y la
interpretación. Los textos estaban cargados de simbología de
difícil interpretación, más que de sugerencias. El ritmo de las
obras era en general lento y semejante a un sueño.
TEATRO EXPRESIONISTA
El movimiento expresionista tuvo su apogeo en las dos primeras
décadas del siglo XX, principalmente en Alemania. Exploraba los
aspectos más violentos y grotescos de la mente humana, creando
un mundo de pesadilla sobre el escenario. Desde un punto de
vista escénico, el expresionismo se caracteriza por la
distorsión, la exageración y por un uso sugerente de la luz y la
sombra.
GRUPOS TEATRALES
Quizás se deba a la influencia de Antonin Artaud la aparición de
una serie de grupos de teatro durante la década de 1960.
TEATRO DEL ABSURDO
De la segunda guerra mundial nació el teatro del absurdo, que
carece de lógica, lo que de ningún modo se puede vincular o
relacionar con un texto dramático o un contexto escénico.
TEATRO CONTEMPORÁNEO
El teatro realista continuó vivo en el ámbito comercial, sobre
todo en Estados Unidos. El objetivo parecía ser el realismo
psicológico, y se emplearon para este fin recursos dramáticos y
escénicos no realistas. Existen obras basadas en la memoria,
secuencias sobre sueños, personajes puramente simbólicos,
proyecciones y otros recursos similares. Incorporan diálogos
poéticos y un fondo sonoro cuidadosamente orquestado para
suavizar el realismo crudo. La escenografía era más sugerente
que realista.
MUSICAL
En la década de 1920 los musicales surgieron a partir de una
libre asociación en forma de serie de canciones, danzas, piezas
cortas cómicas basadas en otras historias, que algunas veces
eran serias, y se contaban a través del diálogo, la canción y la
danza. Un grupo a cargo de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein
II perfeccionó esta forma en la década de 1940. Ya durante la
década de 1960 gran parte del espectáculo había dejado el
musical para convertirse en algo más serio. A finales de la
década siguiente, posiblemente como resultado de crecientes
problemas políticos y económicos, volvieron los musicales bajo
un signo de desmesura y lujo, haciéndose hincapié en la canción,
el baile y la comedia fácil.
EL TEATRO EN LATINOAMÉRICA
Se tienen pocas nociones de cómo pudieron ser las
manifestaciones escénicas de los pueblos precolombinos, pues la
mayor parte de éstas consistían en rituales religiosos. Existe
un único texto dramático maya, descubierto en 1850, el Rabinal-Achi,
que narra el combate de dos guerreros legendarios que se
enfrentan a muerte en una batalla ceremonial. Su representación
depende de distintos elementos espectaculares como el vestuario,
la música, la danza y la expresión corporal. A partir de la
época colonial, el teatro se basa en los modelos procedentes de
España.
No es hasta mediados del siglo XX cuando el teatro
latinoamericano ha adquirido cierta personalidad, al tratar
temas propios tomando como punto de partida la realidad del
espectador a quien va destinado. Se caracteriza por su notable
vigor. Surge el teatro social.
El dramaturgo Augusto Boal, en Brasil, desarrolló técnicas de
teatro callejero y para obreros, y es autor del texto Teatro del
oprimido. Grupos como Rajatabla y La Candelaria se han
preocupado por realizar un teatro que sirva como medio de
discusión de la realidad social, sin dejar al margen el aspecto
espectacular y estético del drama.
EL TEATRO ORIENTAL
El teatro oriental en general tiene ciertas características en
común que lo distinguen del teatro posrenacentista occidental.
El teatro asiático es presentacional, ya que la idea de
representación naturalista es del todo ajena a él. Aunque los
teatros de los diferentes países varían, son obras integradoras
de las diversas artes que mezclan literatura, danza, música y
espectáculo.
TEATRO INDIO Y DEL SURESTE ASIÁTICO
El teatro indio en sánscrito floreció en los siglos IV y V. Las
piezas estaban estructuradas sobre la base de nueve rasas, o
humores, más que en los personajes, ya que el eje de las obras
eran las cuestiones espirituales. Los escenarios tenían una
decoración laboriosa, pero no se usaban técnicas
representacionales. Los movimientos de cada parte del cuerpo, la
recitación y la canción estaban rígidamente codificados. Las
marionetas y el teatro danzado, han sido muy apreciados en
varios momentos de la historia de la India.
En el Sureste asiático, el teatro de marionetas es la forma
dominante, en especial el wayang kulit, o marionetas de sombras,
en Java. En algunos sitios las marionetas son tan apreciadas que
los actores estudian sus movimientos para imitarlos.
TEATRO CHINO
El teatro chino empezó a desarrollarse en el siglo XIV; era muy
literario y tenía convenciones muy estrictas. Desde el siglo
XIX, ha sido dominado por la ópera de Pekín. En ella se da una
importancia primordial a la interpretación, el canto, la danza y
las acrobacias más que al texto literario. La representación
puede describirse como una colección de extractos de varias
obras literarias combinados con una exhibición acrobática. La
acción tiende a ser oscura y el énfasis se centra en la
habilidad de los actores. El escenario es una plataforma desnuda
con el mobiliario estrictamente necesario. Las acciones son
estilizadas, los papeles codificados y el maquillaje es
elaborado y grotesco; los colores son simbólicos. Bajo el
gobierno comunista la temática ha cambiado, pero el estilo ha
seguido siendo más o menos el mismo.
TEATRO JAPONÉS
El teatro japonés comenzó en el siglo VII Después de Cristo y es
el más complejo de Oriente. Sus dos géneros más conocidos son el
teatro nô y el kabuki. Nô, el teatro clásico japonés es
estilizado; la síntesis de danza-música-teatro extremadamente
controlada intenta evocar un ánimo particular a través del
relato de un hecho o historia. Está muy relacionado con el
budismo Zen. El apogeo del nô tuvo lugar en el siglo XV. El
kabuki data del siglo XVI y es más popular en estilo y
contenido. Otros géneros dramáticos japoneses son el bugaku, un
refinado teatro danzado, así como un teatro de marionetas o
muñecos llamado bunraku, en el que los intérpretes sobre el
escenario manipulan unas marionetas casi de tamaño natural.
Todas las formas dramáticas se apoyan en el ritual, la danza y
la tradición. Son elegantes y bellas, y ponen el énfasis en
valores opuestos a los del teatro occidental.
Ver Curriculum
